jueves, 6 de diciembre de 2012

Nazis, ovnis, Roswell y Dave Grohl por Marcello Ribeiro






La segunda guerra mundial fue ciertamente el periodo más teatral de nuestra historia. Las aberrantes sinapsis promovidas por el cerebro de un pequeño personaje austriaco con ansias de alemán y de dominar el mundo cambiarían la historia por siempre. Tampoco podemos olvidar de otro diminuto y pintorezco personaje en Italia y de otro no menos sanguinario en Japón. El resultado del despliegue de narcisismo de los tres sumado a cierto grado de locura patológica fueron metabolizados en 50 millones de muertos, 800 millones de refugiados, dos explosiones nucleares, Europa destruida, Japón destruido, deudas; esto permitió la ascensión vertiginosa del “policía del norte”, del “oso rojo” y la gestación de una nueva guerra. ¿Círculo vicioso? 

A la par de los horrendos hechos de la época, un extraño fenómeno llamaba la atención. Durante sus misiones de combate los aliados reportaban que sus aviones eran perseguidos por lo que ellos describieron como “esferas de apariencia metálica o bolas luminosas, que aparecían individualmente o en grupos”. Las autoridades de la coalición no demoraron en atribuir el fenómeno a algún artefacto secreto de los nazis y por poco no cunde el pánico. Pero un hecho llamaba aun más la atención: si bien era cierto que estas esferas en la mayoría de los casos acompañaban muy cercanamente a los aviones aliados, no representaban riesgo aparente ya que no se han reportado casos de algún tipo de ataque o interacción por parte de los mismos. Este fenómeno quedó conocido como Foo Fighter, derivado de la mala pronunciación de la palabra “feu”, fuego en francés, y fighter, caza. 

Increíblemente lo más extraordinario aun estaba por suceder; al término de la guerra, se descubre que el mismo fenómeno reportado por los aliados fue también  observado por pilotos nazis y japoneses, con la misma suposición de origen; era un arma secreta de los aliados. También se supo que ambos bandos han investigado el fenómeno, pero al no representar una amenaza, discontinuaron las investigaciones. La verdad es que hasta la fecha el fenómeno no ha sido explicado de forma satisfactoria y, como corresponde a estos casos, abundan las suposiciones. 






Los Foo Fighters

En tiempos actuales Foo Fighters es sinónimo de hard rock. Formado en 1994 y con siete discos de estudio, Foo Fighters es una de las bandas que reivindica el sonido rock de aquellos nostálgicos años 90. El frontman del grupo es el brillante Dave Grohl; ícono musical, rockstar por antonomasia y padre en sus tiempos libres también ha confesado en más de una ocasión su interés por el fenómeno OVNI y todo lo vinculado a ello.  

Dave también es propietario de un sello discográfico independiente llamado Roswell Records. Roswell? Otro nombre relacionado con visitas no anunciadas. El 3 de julio de 1947 testigos afirmaron haber escuchado una gran explosión en el desierto de Roswell Nuevo Mexico; un granjero reporto haber encontrado en su propiedad restos de lo que el llamo de “aleaciones metálicas ultra livianas”; algunos testigos incluso afirmaban haber visto el cuerpo de pequeños humanoides. La prensa no tardó en dar noticia de lo ocurrido y el día 8 de julio el periódico Daily Record publica en su primera plana la noticia de la caída de un platillo volador en un rancho en Roswell. La situación rindió una celebre foto de un militar, de nombre Jesse Marcel, posando junto a los destrozos quien además afirmó en la fecha que los restos verdaderamente se trataban de un objeto extraterrestre. Algunos pocos días después la fuerza aérea emite un comunicado contradiciendo al oficial Jesse y aclarando que los restos encontrados son de un globos estratosfericos perteneciente al ultrasecreto Proyecto Mogul, destinado a espiar a los rusos. De este planeta o no, lo encontrado y reportado aun es motivo de especulaciones interminables y lo ha convertido en el santo grial del fenómeno OVNI. 
Dave sabe muy bien todo esto.




LINKS





viernes, 30 de noviembre de 2012

Un hecho insólito en el raudal




Mi nombre es Christian Kent, C.I. 1.861.678, ciudadano paraguayo. Quiero constatar un hecho insólito que tuvo lugar en el barrio Mbachio de Lambaré mientras visitaba a un amigo y tomábamos un par de caipirinhas.
El hecho guarda relación con los recientes raudales que entre otras cosas se llevaron bolsas de basura, postes de luz, autos, casas y hasta un par de compatriotas que siguen desaparecidos (Q.E.P.D).
Después de la décima caipirinha comenzamos a ver con mi amigo un caudaloso río color marrón que crecía en dirección a nosotros. Una hora más tarde nadábamos hacia la botella semivacía de Velho Bareiro que quería escaparse por la ventana; por suerte el pequeño hijo de mi socio tenía un equipo de snorkel de juguete que utilizamos para bajar a buscar más limones en la heladera que no podía ascender por culpa del cable.
En eso veo una sombra bajo el agua atrás de mi amigo que pasa con una velocidad increíble. Tomo suficiente aire, me sumerjo y me quedo esperando. Después del tercer intento apareció el tercer habitante de la casa, pude ver unas enormes agallas formando una cara redonda y verde. Los dedos de sus manos y sus pies estaban unidos con membranas que le permitían impulsarse bajo el agua como una bala. Sus patas son como las patas de una rana, musculosas, ideales para nadar bajo el agua y saltar alto en la tierra.
Traté de contárselo a mi amigo pero solamente burbujas salían de mi boca, cuando el hombre rana le agarra de la muñeca y se lo lleva raudal abajo - río abajo - probablemente a una reserva de agua en las profundas entrañas de la tierra.
No hago la denuncia porque tengo miedo de que me encierren por loco, pero sé que lo que he visto es cierto y mi amigo sigue desaparecido.

miércoles, 31 de octubre de 2012

The Jimi Hendrix Concerts



Todo fan de Hendrix que se precie como tal tiene que tener este compilado que fue grabado en conciertos entre 1968 a 1970 y fue editado y lanzado en 1982, 12 años después de la muerte de Jimi. La versión en CD apareció en 1990.

1. Fire (Winterland, San Francisco, CA, Octubre 10, 1968)
2. I Don't Live Today (Sports Arena, San Diego, CA, Mayo 24, 1969)
3. Red House (New York Pop, Randall's Island, NY, Julio 17, 1970)
4. Stone Free (Royal Albert Hall, Londres, UK, Febrero 24, 1969)
5. Are you experienced (Winterland, San Francisco, CA, Octubre 10, 1968)
6. Little Wing (Winterland, San Francisco, CA, Octubre 11, 1968)
7. Voodoo Chile (Winterland, San Francisco, CA, Octubre 10, 1968)
8. Bleeding Heart (Elmore James) (Royal Albert Hall, Londres, Febrero 24, 1969)
9. Hey Joe (Billy Roberts) (Berkeley Community Theatre, Berkeley, CA, Mayo 30, 1970)
10. Wild Thing (Chip Taylor) (Winterland, San Francisco, CA, Octubre 12, 1968)
11. Hear my train a comin (Winterland San Fracisco, CA, Octubre 10, 1968)
12. Foxey Lady (Bonus track en la versión CD) (The Forum, Los Angeles, CA, Abril 26, 1969)


Jimi Hendrix - guitarra, vocales
Mitch Mitchell - batería
Noel Redding - bajo
Billy Cox - bajo en tracks 3 y 9

(ver primer coment... canuto)


lunes, 29 de octubre de 2012

All-gunos jits para un Jalowin sudaka!




Nde Ramírez - La nena y el pombero





 Los nietos del Papa - Birrenstein



Pombero - Dokma





Anarkia Tropikal - Satan es la cumbia


Saicos - Cementerio



Jason - 2 Minutos


lunes, 10 de septiembre de 2012

Víctor en la casa de los espejos



(Reseña de 7 Cajas para quienes ya la vieron)


Más allá de la evidente resistencia a la crítica que hay en el escenario cinematográfico paraguayo, cuyo eslogan es el horrible y pleonástico enunciado “hacer es lo que hay que hacer”, no me interesa en lo más mínimo establecer un juicio de valor en torno a 7 Cajas y mucho menos concluir con que me gusto o no me gusto. La opinión es un patrimonio de todos y quizás para tener una haya que ir al cine y punto.
En cambio, me interesa concentrar mi atención en un plano de sentidos subyacentes que hasta el momento no he escuchado mencionar a los cientos de miles de espectadores que están a punto de convertirla en la pesadilla del Titanic, me refiero al momento en que la película deja de ser un cross over de policial hollywoodense (o la peli tropical-favelística brasileña) al escenario del Mercado 4, para convertirse en una obra de gran valor literario, social y sobre todo humano.
El Mercado 4 es la locación ideal para una trama como la de 7 Cajas, donde las ambigüedad, las apariencias y las malas interpretaciones convierten sus pasillos en corredores de peligro y de muerte. Ese laberinto espacial donde Víctor se tropieza constantemente con su principal obstáculo, Nelson, es también un laberinto linguístco, un laberinto cultural y simbólico donde los valores del mundo flirtean en un juego fatal con el valor de cambio del dólar.
Sin embargo, la originalidad de la película no radica -desde mi punto de vista- en la curiosidad ni la autoctonía del escenario que se plantea, sino en el acierto de Juan Carlos Maneglia de traducir en todos los niveles un subgénero cinematográfico a la idiosincracia popular paraguaya y desde allí observar, identificar y analizar una realidad que tiene sus propios intereses y por supuesto, sus propias miserias.


El dinero y los personajes
Decíamos que el mercado se presenta como un laberinto, esto se extiende a la relación que mantienen los personajes que la mayoría de las veces es confusa y equívoca. De hecho, el contenido de las cajas es producto de un error de códigos comunicacionales, los “tomates y lechugas” que funcionaban como un folklórico e ingenuo sistema de referencia del dinero y la secuestrada se trastocan para que finalmente Víctor termine paseando un cadáver cercenado en 7 partes.
Este tipo de incomunicaciones y de ingenuidades es constante en el laberinto del 4 y del 7. El Dollar mutilado por ejemplo, tiene que ver con una lectura de mundo particularmente paraguaya, un sistema monetario que acepta los remiendos con cinta scotch y endosos líricos, aplicada a una realidad que excluye esas posibilidades. El dólar mutilado no sirve, pierde valor, es otro laberinto, otra fragmentación incapaz de reunirse.
En este mundo de equívocos el bien deseado, al menos en apariencia, es siempre el dinero. En este aspecto, la película tiene algo de la novela picaresca, en tanto que las estructuras morales y la evolución de los personajes están supeditadas a la necesidad de conseguir dinero. Sin embargo, lo que da a cada personaje un carácter particular y un lugar en el mundo diferente tiene que ver con los intereses que subyacen al dinero, siempre hay un segundo interés atrás del dinero que algunas veces tiene que ver con un deseo egoísta y otras veces con algo más.
Así por ejemplo aparece Nelson, el mayor obstáculo que encuentra el protagonista pero también un sujeto que se mueve hacia un interés personal que lo vuelve psicológicamente profundo. Nelson no es “el malo” como podría ser en una película protagonizada por Swagzenegger contra cubanos o talibanes, es un padre de familia con el hijo enfermo que no tiene dinero para comprarle un remedio y no tiene argumentos para convencer a la farmacéutica para conseguirlo. Victor toma su lugar en el trabajo de las 7 Cajas y esto lo convierte en su principal enemigo, el protagonista es él mismo un obstáculo en la trama de Nelson, que debe llegar al dinero para poder llegar a la salud de su hijo.
Un personaje muy interesante en la película es Liz, que sería el principal ayudante en relación al protagonista. Si bien Liz comienza siendo el personaje picaresco por excelencia, echada a su suerte en el universo adverso del mercado con la efímera misión de conseguir un bocado de comida, con el paso del tiempo se convierte en uno de los más complejos. Ella está al lado de Víctor no por el dinero ni por el celular que entre ambos se convierte en un juego de poder, ella está allí porque quiere mostrarle a su amigo que ella vale. Su misión es superarle en inteligencia y en astucia a Víctor para darle una lección, y le dice junto a la imagen de la virgen: “Viste Víctor que las mujeres también valemos”. Y además, a partir de este personaje se quiebra en toda la película el leit motiv materialista para acceder a un plano trascendental y amoroso, ella es el amor en otras palabras.
A medida que vamos para arriba en la jerarquía de los involucrados, esto es significativo, podemos decir que el dinero se convierte cada vez más en un motivo en sí mismo y llegamos hasta el punto en que el mismo marido de la secuestrada es quien promueve todo este movimiento. La postergación del amor y del sentido familiar por el único interes del dinero se representa en la codicia del árabe que escapa en un barquito al final de la película. Le sigue otro barco, su esposa muerta flotando en el agua como ruina de todo lo perdido, de todo lo humano perdido.

Victor y los televisores
Víctor es evidentemente el personaje más interesante y profundo de 7 Cajas, es quien mueve la acción. La primera toma de la película, con una voz en off haciendo una analogía entre la suba de la temperatura y del dólar, muestra el reflejo de un televisor en el ojo de Víctor en un doble juego de espejos.
Los televisores son espejos bovarianos que reflejan al personaje en otras vidas posibles. En Madame Bovary las lecturas de Saint-Simon o de Lamartine la incitan a odiar y destruir su mundo materialista pequeño burgués en contraste con una utopía romántica, en 7 Cajas el protagonista se ve reflejado en la utopía consumista, montado en el convertible soñado y besando a las princesas que promotoras del consumo. Es un bovarismo invertido, en tanto que lo romántico está fatalmente ligado al alcance de lo material como utopía.
También hay una particularidad en este caso. Hay dos interpretaciones esenciales en el acto de “salir en la tele”, una es mágica y la otra es social. Para un niño como Víctor que no tiene lugar en la representacionalidad mediática salir en la tele es sin duda un gesto tan fantástico que llega a parecer mágico, sobrenatural. Por otra parte hay una dimensión social, en tanto que lo que es reproducido en la televisión es lo que existe, es de alguna forma “la realidad”. En ese aspecto los espejos televisivos de Víctor son también una especie de hilo de Ariadna (al menos aparente) que pueden sacarlo de los límites del laberinto o del mercado.
Víctor también quiere como los otros personajes acceder al dinero, pero como en el caso de Nelson o todavía más, porque Nelson termina ofuscado por la enorme cifra que menciona el jefe en su presencia y pierde de vista todos los otros objetivos, lo que en realidad busca es un bien místico que está inevitablemente relacionado en su imaginario a un teléfono celular y en extensión a la suma que necesita para comprarlo.
El celular o “lelu” es la red que en un supuesto le permitiría capturar sus sueños, en su dimensión mágica sería algo así como la escritura ante los ojos de los primeros guaraníes, el papel que habla o el aparato que nos duplica en un mundo de sueños inalcanzables. El “lelu” con cámara es entonces para Víctor el portal que lo separa de la virtualidad mágica de la televisión.
En el laberinto que ya hemos mencionado que es el mercado, todo es polifónico, múltiple y suceptible de muchas visiones. El “lelu” no es para el policía lo que es para Víctor, no lo es tampoco para la esposa de Gus que ve en su posible venta la posibilidad de costear su parto y sin duda alguna no es lo que termina siendo en manos del coreano Jim, un ojo testigo, un ojo denunciante de la realidad, de la realidad en su faceta más cruda y a la vez en su carácter más hollywoodense o bollywoodense; una espectacular balacera en medio de la calle.

El espejo que devuelve y la victoria Mágica
Los televisores durante toda la película devuelven a Víctor la imagen de sus deseos, el auto, el beso, la ropa. Pero al final el ojo de la cámara, el ojo del “lelu” se da la vuelta para mirar la realidad del mercado y más que eso, el terrible nudo en que esta historia de intereses encontrados termina. El celular, ahora en manos del coreano Jim, nunca fue una vía de evasión de la realidad del mercado, no fue como pensabamos el hilo ariádnico, sino una metáfora de la fatalidad del destino, un gesto absolutamente naturalista.
Pero es notable, así como al principio de la película vimos el ojo de Víctor, al final vemos su sonrisa, su VICTORia ante la realidad. Esta victoria no es social, es mágica, el sonríe porque al final de cuentas “salió en la tele” y salir en la tele es existir, es acceder a la realidad ante miles y miles de ojos morbosos que lo reconocen en el mediodía asunceno.


martes, 14 de agosto de 2012

I Put a Spell on You

I put a Spell on you fue grabado por primera vez en 1957 por Jallacy Hawkins, mejor conocido como Screamin Jay Hawkins. La canción se convirtió en un hit a pesar de su contenido demasiado oscuro para la época, en plena "era Eisenhower". Durante la grabación se agarraron tal borrachera que Hawkins afirma que al día siguiente no recordaba haber grabado la canción.

Aquí alguna de las mejores versiones de I Put a Spell on you, incluyendo la original.


Screamin Jay Hawkins - 1957


Nina Simone - 1992, Montreal


Creedence Clearwater Revival


Joe Cocker - 2005 - San Sebastián

Marilyn Manson


viernes, 27 de julio de 2012

The Roots of Chicha: Pyschedelic Cumbias From Perú



The Roots of Chicha es un compilado de los grupos que conformaron a finales de los 60 y comienzos de los 70 los orígenes  del género peruano-amazónico llamado "Chicha". Fue publicado en Octubre del año 2007 por Barbés Records y el trabajo de compilación fue realizado por Olivier Conan, francés que viajó en el año 2004 al Perú enamorado de la cumbia peruana.

Con la edición de los compilados The Roots of Chicha, Psychedelic cumbias from Peru, Conan acercó la cumbia a nuevos públicos, así como Chris Blackwell difundió el reggae a nivel mundial, Ry Cooder rescató del olvido a viejas glorias de la música de Cuba y Miles Cleret la música nigeriana y ghanesa de los años 60 y 70, Conan se sumergió en la cultura popular peruana para reivindicar grupos como Los Destellos, Los Mirlos o Juaneco y su Combo.

La Chicha comenzó en los sesentas tardíos, en las ciudades del Perú Amazónico donde se encuentran los pozos petroleros. Las Cumbias Amazónicas, como fueron primero conocidas, fueron influenciadas abiertamente por la cumbia colombiana pero incorporaron las distintivas escalas pentatónicas de las melodías andinas, algo de la guajira cubana, sonidos psicodélicos de la Surf Guitar, pedales wah y sintetizadores. El Género Chicha fue influenciado también por el licor homónimo que fue legado por los Incas y pronto su fama y repercusión alcanzó la ciudad de Lima. Se convirtió en la música favorita de la población indígena inmigrante - siendo una mezcla del floklore andino, rock, música criolla, peruana, ska jamaiquino y los soukous del Congo.

En Perú, la Chicha fue Sincrética desde el comienzo. Las bandas usaban el ritmo latino estándar con las congas, bongós y timbales, pero mezclados con bajos y guitarras. Los ritmos son prestados de ciudades como Pucallpa (ciudad de origen de Juaneco y su Combo), Moyobamba e Iquitos. Bandas como Juaneco y su Combo, Los Mirlos y los Tigres de Tarapoto cantaban acerca de la fiesta, el sexo, la ayahuasca, el peteróleo (Los Mirlos tienen una canción llamada La Danza del Petróleo) y la vida en la Selva. Sin embargo, un particular sentido de regionalismo y orgullo étnico corre por estas letras, las bandas se refieren a un Poder Verde y a un Milagro Verde que es el entorno mágico de la Selva.

Cada Banda representa una influencia diferente, en los destellos se reconoce la guajira Cubana, en los Hijos del Sol el folklore Huayno y los Diablos Rojos tiran más a la Salsa. Otros grupos como Los Belkings y los Yorks, que no están en esta antología, también suenan más hacia el surf rock californiano e incluso el reggae.

ROOTS OF CHICHA (en Pirate Bay)

1. Sonido Amazónico - Los Mirlos
2. Linda Nena - Juaneco y su Combo
3. Cariñito - Los Hijos del Sol
4. A Patricia - Los Destellos
5. Sácalo, Sácalo - Los Diablos Rojos
6. Ya se ha muerto mi abuelo - Juaneco y su Combo
7. El Milagro Verde - Los Mirlos
8. Para Elisa - Los Destellos
9. Linda Muñequita - Los Hijos del Sol
10. Muchachita del Oriente - Los Mirlos
11. Elsa - Los Destellos
12. Vacilando con Ayahuesca - Juaneco y su Combo
13. El Guapo - Los Diablos Rojos
14. Mi Morena Rebelde - Eusebio y su Banjo
15. Si me Quieres - Los Hijos del Sol
16. Me Robaron mi Runa Mula - Juaneco y su Combo
17. La Danza de los Mirlos - Los Mirlos

jueves, 31 de mayo de 2012

Sexo Lujo Liposucción




HEDWIG AND THE ANGRY INCH es una banda creada para una película del genio de John Cameron Mitchel que hace todo en la peli, la música, la dirección y el papel principal. Este papel es el de una punk rock girl de East Berlín que hace un tour con su banda por los Estados Unidos... no quiero decir mucho de la película, pero el plot básicamente se sustenta en un ex novio que se roba todas sus mejores canciones y se vuelve famoso. La banda sonora de esta película me gustó tanto que seguí escuchándola, son todas canciones originales de Mitchel que hablan de los conflictos de Hedwig, siempre mitad de algo, proveniente de un país dividido en dos por una muralla, un collage, un montage.
Elegí Sugar Daddy para compartirles porque es divertida y representa la etapa más decadente de la banda, cuando Tommy Gnosis (nombre artístico de su novio que la misma Hedwig inventó) se roba todos los temas. Hedwig le pone onda igual, toca en parrilladas, bares, donde sea y no pierde la actitud rock star.

Sugar Daddy - Hedwig and the angry inch



LA otra banda es española, se llama NANCYS RUBIAS y es autora de la frase que da título a este post: SEXO LUJO LIPOSUCCIÓN. Esa sola frase hizo que este grupo me guste por toda la eternidad, además de su sonido punk sucio de bulín gallego mezclado con pop-glam-ytodaslasotrasmariconadas. La banda está liderada por Mario Vaquerizo o mejor conocido como Nancy Anoréxica. Leí una entrevista que le hicieron para una Rolling Stone española y la chica es puro rock and roll, genial. Llevan como 4 discos publicados y han tocado junto a Miranda! y La Terremoto de Alcarcón, está ultima tiene una parodia de Madonna titulada Times go by con Loli. 
Recomiendo este video porque es la canción que me enganchó con las Nancys y tiene mi frase favorita desde Its only rock and roll but i like it en adeltante.





agradecemos el a(rriero)porte de xtno vogado para KFM&LHCB: 

DIVINE.

Walter carlos ke despues de LA NARANJA MECANICA pasoó a llamarse WENDY CARLOs....DIVINE, celebre actor de JHON WATERS, en HAIRSPRAY y PINK FLAMINGOS (Amodovar es un epigono menor)...y singer de musica disco....3 hits suyos son: 1983 "Shoot Your Shot"
"Love Reaction" y sobre todo:
1984 "You Think You're A Man"....

Bowie, gran plagiario, le robo una canción y una pelicula secuestrada hasta ahora por el anglo-nazi: Concretamente, County mantiene que la canción "Queenage Baby" fue prototipo de la cación "Rebel Rebel" de Bowie, afirmación que respaldan algunos críticos de rock.2 3

su autobiografía, Man Enough To Be A Woman (Lo Suficientemente Hombre para Ser Mujer).





viernes, 24 de febrero de 2012

Vamos nena, enciende mi fuego

Top 5 de Covers by KFM&LHCB.


Kentuki presenta: Covers de artistas gringos intepretados por latinos, el sur se apodera de la voz de los hiperbóreos y traduce sus creaciones a las realidad de sus barrios, al alma de callejón sin salida que tienen nuestros terceros mundos.


1. Billie Jean - Caetano Veloso
Un homenaje bahiano, trancuilo, cantado como una ola suave llegando a la playa o mirando la lluvia después de un manso porro... Caetano hace de Billie Jean, uno de los hits pop más grandes del siglo XX (de M.Jackson) una canción melancólica, llena de saudade y para terminar, agrega un poco de los Beatles. Genial.



La elección de este cover fue la más complicada, porque todo lo que agarra este hijo de su madre de Feliciano lo convierte en algo mágico. Legendarias canciones del rock como Oye como va, Light My Fire, Sunny, y también Billie Jean, pasaron por esa prodigiosa guitarra clavada entre el blues y la salsa y esa voz caribeña, sabrosona, con entonación perfecta, de este grande de la música. Elegí California Dreamin porque Feliciano le da vuelta a la canción, la arregla a su antojo y porque el amor que le tiene a California suena totalmente sincero.


En una entrevista que vi que le hicieron a Jorge Drexler, él le agradece a Chet Baker el haber abierto una brecha, una posibilidad, para todos los buenos cantantes con una voz débil, tímida, ensombrecida como la suya. En esta versión de High and Dry de Radio Head, el arpegio de la guitarra logra darle un ritmo diferente al canción, dulce, sincopado y disonante, mientras la voz de Drexler respeta en gran medida al original pero imprimiéndole ese sello personal, sin forzar nunca la voz, sin que se le vean las venas en el cuello, ni el ceño fruncido, Drexler canta como si estuviera contando algo que le pasó más temprano en el bondi.



Vale la pena ver esto, aunque no sea el mejor cover que pueda existir de esta canción, aunque sea uno raro y mediocre, yo cuando lo vi por primera vez me emocioné. Charly lo hace mierda, lo vuelve pop a su antojo, le cambia de ritmo, su inglés en una patada en el culo al idioma, María con esos bermudas de jeans desflecados hermosa con esa Gibson roja fabulosa, Charly inspiradísimo en el piano.. She's got a ticket to ride and say no more.




Esta es probablemente una de las canciones que más versiones tiene en la historia del rock, The Animals marcaron un hito al componer este tema, místico, evocador de una utopía deliciosa y oscura, con arpegios que parecen arrastrados por una carroza que se dirige al apocalipsis. The house of the rising sun es para mí lo que Vallejo es en la poesía, una esfera donde se concentra todo, un huevo que explota cada vez que suena y crea un universo en expansión. Y esta versión de Sandro es fatal, el Elvis kurepa, en su mejor momento, con los de Fuego, haciendo el rock and roll que el sabía. Sin duda el número 1 de este top 5.





jueves, 26 de enero de 2012

Ley de Burián





La constitución de 1992 se escribe con la intención de divorciar los derechos y obligaciones cívicas de cualquiera forma de preceptos dogmáticos como ser los conceptos religiosos. En esa misma constitución se defiende la "libertad de expresión" y la libertad de lucrar mediante el uso de esa expresión libre.

Desde este punto de vista la "Ley que regula la actividad del músico profesional" entra en evidente contradicción con lo expreso por la Constitución Nacional, en la medida en que la libre expresión y el derecho al libre ejercicio del trabajo se encuentra coartados por un arbitraje con el poder de decretar qué grupo de personas cumple y que otro deja de cumplir con las condiciones impuestas por la misma ley para ser considerados "músicos". Uno puede libremente expresar su música, pero no puede hacerlo profesional ni comercialmente de no contar con un carnet habilitatorio.

Pero de nuevo, esta ley no solo se opone a lo contemplado por la constitución del 92, sino que además se opone al sentido común y la lógica ciudadana en que intentamos convivir con justicia.

La música, el teatro, la poesía son también formas de expresión que se clasifican de acuerdo a los diferentes medios y técnicas que utilizan para realizarse, pero en tanto se distinguen también se agrupan bajo un concepto más amplio que son Las Artes o El Arte. Decimos tanto de un músico como de un poeta o un actor que son artistas, ya que cada uno desde su disciplina o desde varias al mismo tiempo profesan el mismo concepto de oficio, lo que concensuadamente llamamos Arte e implica la expresión estética en todas sus formas.

Entonces, ¿por qué esta ley que está a punto de aprobarse no impone regulaciones al total de los artistas y en cambio sólo los músicos deben llevarla como una suerte de Estrella de David o Letra Escarlata del ejercicio laboral paraguayo? Es decir, ¿acaso es menos lógico multar a Ricardo Migliorisi por vender un cuadro sin llevar consigo el carnet de artista que pedirle, por ejemplo, a un respetable músico como Efrén Echeverría el suyo cada vez que decida regalarnos uno de sus maravillosos conciertos de guitarra?

Y luego hay que detenerse en las cuestiones epistemológicas. ¿Qué es arte? ¿Qué es la música? ¿Quién es el músico? ¿Cuáles son los límites que definen estos conceptos?

Según la ley, el Ministerio de Justicia y Trabajo Otorgará el Carnet Profesional al músico que acredite ser:
a) Integrante de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) o de la Orquesta de Cámara Municipal.
b) Integrantes de bandas, militares, policiales o municipales.
c) Diplomado como profesor de canto o de algún instrumento musical; y,
d) Diplomado, por Conservatorios o Instituciones similares del extranjero, siempre y cuando el músico haya validado su diploma y obtenido su radicación permanente en el país.

Entonces quién no haya participado de una educación académica, según esta ley no puede ser considerado músico profesional. Donde quiera que esté Francisco Ruso o Kemil Yambay, deben interrumpir lo que sea que estén tocando, decirles a su público esperenme unos 5 a 6 años y vuelvo con mi carnet a terminar el concierto, cómo lo hizo Fray Luis de León con sus estudiantes al caer en la cárcel. Y cómo ellos un porcentaje que representa la mayoría en Paraguay, son todos los músicos que han aprendido la música de sus padres y de los padres de sus padres, músicos de oído, de intuición, que millones de veces han superado a la música de estudio e incluso, han conseguido que los mismo académicos los estudien desde sus conservatorios.

¿Cómo pedirle carnet a un roquero? ¿No es importante el rock a nivel cultural en la medida en que promueve valores de rebeldía, de autonomía de pensamiento, de libertad? Pedirle un carnet a Patrick Altamirano que canta "afuera las reglas" es tan absurdo como pedirselo a un Morrison. ¿Por qué una estrella del punk rock tiene que someterse a un estudio académico obligatorio si a él no le hace falta para representar acabadamente su expresión musical y artística? ¿Por qué alguien en este condenado país debe demostrar que es un profesional a una Asociación, si no es esta la que va a pagar sus contratos, sino al contrario la que va a beneficiarse de sus míseras ganancias? ¿Necesita Chirola de los Kchiporros ser un profesor de música para mover a las masas?

El artículo 12 de la misma ley dice: "Los músicos que estén en actividad como integrante de conjuntos folklóricos, orquestas y bandas populares o solistas de canto o instrumentos, podrán obtener el Carnet Profesional mediante constancia expedida por la Asociación de Músicos del Paraguay (AMP)."

Aquí hay otro punto interesante. La definición de músico y por extensión la definición de la música depende de un arbitraje conformado por miembros de una Asociación, mediante una constancia expedida por este arbitraje se decide quién será y quién no será considerado músico. Uno no es músico hasta que este organismo - según sus propios criterios evaluativos e ideológicos - decida. Para lo que no están familiarizados con el término "medida fascista", se refiere a una actitud totalitaria y violenta. La Asociación se convierte en un ente todopoderoso, en un prostibulo de Calígula, al cual deben asistir los músicos para ser habilitados y eso es violento, eso es totalitario, anticonstitucional y facista.

Si un músico osara subirse al escenario de un bar a tocar sin su carnet, no solamente él será multado sino que también el local comercial. Hasta el momento no creo que a un bar en cuestión le haya urgido pedirle a los Kilks una constancia de que son músicos, hasta al momento les habrá bastado con ver que estos chicos eran capaces de entretener al público joven, emocionarlo y alentarlo a asistir siempre. Ahora, con la nueva ley, quizás el mismo local tenga miedo de contratarlos a ellos o a cualquier otro músico, ¿qué pasa si uno anda sin carnet o si uno todavía no lo saco? ¿vamos a arriesgarnos a perder plata o mejor pasamos música de los Rolling Stones que es gratis porque en Paraguay no se pagan derechos en la música? (Todavía recuerdo que en mi época de Jinglero era imposible competir con Jagger, el no cobraba y era nada menos que Jagger, yo no podía cobrar ni 500.000 por lo mismo). Y todavía más, de qué le sirve a ese local que el músico tenga un carnet, de nada, para el local el músico es músico porque ofrece un servicio de música y punto.

Entonces, viendo que esta Ley no ayuda al músico, no ayuda al empleador del músico, no ayuda a defender la constitución ni la lógica, entonces ¿a quién ayuda?

2011 fue el año de los conciertos y eso - por lo visto - ha despertado el interés de gentes que quería un pedacito de esas enormes tortas de 50.000 espectadores, de US$ 1.800.000 de costo, un costillar demasiado jugoso como para no meter mano. Y así es como sobre la recaudación total de estos conciertos la AMP se queda con un 5% del monto contratado con el músico extranjero (en concepto de Pase Intersindical), sí por ejemplo Aerosmith costó US$ 1.200.000.000 la AMP se queda con US$ 60.000, lo cual no está nada mal para un solo concierto.
Tampoco les va a ir muy mal con los músicos nacionales porque, en primer lugar, para obtener el carnet tienen que pagar GS 200.000, multiplicado por un censo de 10.000 músicos en toda la nación resulta en la cifra de GS 2.000.000.000. Hay también otros lugares de donde sacar platita, porque por ejemplo, dice la ley que los infractores de la prohibición (tocar sin carnet) antes anunciada serán sancionados con multas de 100 a 200 jornales mínimos, la primera vez, y en caso de reincidencia cierre de local por 6 meses (en esto último es seguro que algo de plata también se va a mover seguro o no?).

La ley solamente ayuda a la AMP y al Estado, y de nuevo somos nosotros los ciudadanos trabajadores los que sufrimos las consecuencias. Pero esta vez lo que más duele es que hayan ido contra lo más digno que tenemos todavía, la música y nuestros compañeros músicos.
Yo me comprometo como periodista, como músico aficionado, como fan del rock, el folklore y la música nacional en general a:

1) Apoyar la destitución de César Burián.
2) Rechazar la ley a ultranza, incluso si haya aprobado.
3) Defender los derechos a la libre expresión y al ejercicio del trabajo, en otras palabras defender la constitución.
4) Nunca llevar otro carnet que mi oído y mi voz.

miércoles, 25 de enero de 2012

Mr Paganini, you'll have to swing it

Este no es un caso excepcional ni raro, muchas de las canciones más emblemáticas del jazz tienen su origen en los musicales de la primera mitad de los años 30.






La versión original de Mr. Paganini nace con la peli Rythm on the Range (Ritmo en el rancho), producida por Paramount Pictures en 1936 y dirigida por Norman Taurog, de quien no sé más nada. La canción original fue escrita por Sam Coslow e interpretada genialmente por Martha Raye en su personaje de Emma Mazda, acompañada por Bob Burns (el del instrumento raro), Louis Prima y los Sons of the Pioneers.


No deja de ser una canción entretenida, catchy y es definitivamente graciosa la manera en que la Maye baila en las partes en que se luce con el Scat. Sin embargo, esta canción encontró su intérprete ideal casi a finales de ese mismo año, Ella la grabó por primera vez en Octubre del 36. El scat es el territorio de Ella, es su casa, y cuando se larga a improvisar se pasea por las escalas con una naturalidad increíble.
La grabación que comparto con ustedes de Ella es una emisión televisiva de una versión grabada en vivo, en estudio, en Alemania de 1974. En la guitarra Joe Pass, Tommy Flanagan en el piano, Keeter Betts en el bajo y Bobby Durham sin remera en la batería.


Y solo para no dejar el helado sin la cereza en la punta, un homenaje muy logrado de Miss Natalie Cole y su compañera Patti Austin a la más grande cantante de todos los tiempos. Enjoy.

martes, 24 de enero de 2012

In all of those familiar places


Hace poco fui invitado por la Chain (poeta de Chile) a un grupo cerrado del Facebook de adoradores de Francois Hardy. Personalmente nunca fui un seguidor de esta niña, por cierto muy bonita y con una voz sexy que en definitiva tiene el apoyo de ese jodido idioma que te da esa sensación permanente de que te están invitando a revolcarte en lugares no tradicionales. Pero de cualquier manera nunca fui fiel a la Hardy, y sin embargo acepté la invitación y me entretuve viendo retratos de la diva y recolectando anécdotas y versiones raras alzadas por los hardymaniacos.
Este pequeño viaje me hizo acordar de Familiar Places, una canción que desde siempre he escuchado en boca de Billie Hollyday. Letra romántica, simple, que habla de encontrar la figura del/de la amante en todos los lugares familiares de la ciudad (incluso en la luna, I'll be looking at the moon, but i'll be seeing you). La Holliday la canta de una manera excepcional, si bien la canción no tendría por qué ser melancólica ni triste, su voz te lleva a esos lugares, lluvia, medias mojadas, y un amor que se araña con falsetes y disfonías.
A la fórmula de esta pequeña canción, que los años han convertido en un clásico (Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. - J.L.Borges)., se suma una dupla perfecta. La fatal dulzura de Hardy se encuentra con la sensualidad de la iguana del rock, Iggy Pop, jeans rotos, pelando cuero y abdominales, tomando la posta de la canción con su voz grave, profunda e increíblemente seductora.
Familiar Places se convierte en un koreko gua entre dos íconos del pop sigloveinteañero, ambos hermosos y sexuales, demostrando que un estándar jazz les calza como esos championes viejos que ya no tenemos que desatar para ponernos. Yo diría como último preview que no necesitamos escuchar nada nuevo, toda esa obsesión de bajar, subir, compartir, armar playlists que nunca podremos abarcar, puede ser reemplazada por una sola canción, simple, sin tiempo, donde las cosas son las cosas porque que otra cosa podrían ser.
Ah, esta versión aparece en Jazz a Saint Germain, un compilatorio de clásicos del jazz, tributo al espíritu libre de Paris de los 50.